lunes, 18 de junio de 2012

Ejercicios de clase

Poses.
2.




 3.





Estudio mancha

Bocetos.



Ejercicios tonalidad.


Bocetos realizados con el profesor Juan Peña prestando le importancia al color. Pinceladas grandes, con una  paleta repleta de colores primarios. 







Proyecto personal

Danza y Pintura
Todo nace a partir de una acción.



Movimientos fijados

La performance se desarrolla en una sala alargada como pieza fundamental . Una proyección múltiple en paredes de izquierda a derecha y suelo . Sintiéndose así el espectador dentro de la acción. Presento una coreografía con un único cuerpo en movimiento fijando en dos lienzos al mismo tiempo la danza. A su vez los telares, compuestos por lino, miden cinco metros de ancho por dos metros de alto. Ocupando uno la parte vertical de la pared del fondo del salón, y otro el suelo.
Utilizo el arte de acción para poder llegar  al interior del espectador de manera mas penetrante. Para ello me sirvo de la danza como herramienta principal y así poder dibujar con mi cuerpo todo lo que quiero decir. Interesándome por lo tanto las funciones corporales. En concreto la danza contemporánea. Marta Graham (1894 – 1991 ) bailarina estadounidense , fue una de sus principales propulsoras , haciendo su estilo único de danza moderna con la que reflejaba el arte moderno de su época.
Estilo reconocido por su característica técnica de contracción y relajación , caída al piso controlada , saltos del hombre , desarrollo de imágenes que van con los movimientos.
En sus obras “ Frontier ” y “ Appalachian Spring “ la coreógrafa reflejaba la vida cotidiana del pueblo estadounidense.
Graham se concentró en el torso como fuente de vida , como motor .
En la danza clásica todo es abierto , rotado hacia afuera ( en dehors ) Martha lo hizo cerrado y en paralelo ; contracciones y estiramientos.
Respiración instrumento fundamental durante la practica del trabajo.De Contracciones. El desplazamiento del peso del cuerpo es la clave del movimiento.


Por otro lado las técnicas pictóricas como la pintura nos han ayudado a lo largo de los siglos para dejar fijado el pasado , un pasado con grandes altibajos.
Épocas de idealismo como en la antigua Grecia , o expresionistas como la de Monet.
Así me he ayudado de un elemento primordial en toda pintura
“ pigmento “ para fijar mis movimientos  y así poder disponer de ellos sin tener que forzar la memoria , ahora simplemente se pueden ver al estar delante del enorme lienzo perdiéndote en los movimientos , pudiendo imaginarte la coreografía apoderándose del espectador.



Mayor extensión para mejor capacidad de movimiento.






Los brazos y piernas pueden ser usados para manipulaciones o traslados , la cabeza para decisiones , juicios . Pero todo , cada emoción , se hace visible primero en el torso . El corazón late y el pulmón se llena , allí esta el aire y con el la vida”








“Un bailarín es realista , su arte le enseña a serlo. No importa si el pie esta en punta o no , ningún sueño lo pondrá en puntas por vosotros. Para ello se necesita disciplina no sueños”




Guia Docente



La asignatura Metodología Lenguaje y Técnica Creación Obra Pictórica y Conservación durante el curso 2011-2012 se ha desarrollado de una manera un tanto especial. Tan especial que las cosas enseñadas se pueden contar con la mano.

Es cierto que no es culpa de nadie en concreto, como siempre por la mala organización del sistema, o propia entre el profesorado correspondiente al departamento de pintura.

Ha comienzos de curso se nos informa de la baja de nuestro profesor asignado, y nos exponen la idea de tener diferentes profesores con teorías diferentes; muy enriquecedor si hubiere estado bien organizado, pero no es el caso.

Una asignatura ambiciosa, con una carga lectiva importante con mil técnicas que comprender, aprender y nada económica con el paso del tiempo.

Las cosas deben cambiar por parte de todos. Incrementando la solidaridad, responsabilidad, valores muy importantes al borde de la extinción.

En mi caso no he considerado apropiado hacer un comentario sobre que me parece la guía docente. Mejor exponer los fracasos de este curso para evitar desastres como este las décadas siguientes.

 Por cierto la guía me parece estupenda, esta bien tener unas bases aunque apuesto mas por los profesores. Ellos, y no otras personas saben lo que pueden prestar a sus alumnos y si no tienen que seguirla por que no lo ven adecuado este bien cambiar de método.
Aunque no todo es negativo. Es cierto que algunos profesores si que han intentado enseñarnos algo, aunque hayan precisado de poco tiempo y ese esfuerzo se les agradece.

domingo, 17 de junio de 2012

Markus Lupertz



Nació en Republica Checa 1941. Pintor, escultor y escritor vinculado al neo expresionismo.






 Formo parte del grupo nuevos salvajes, siendo de los más rebeldes e individualistas. Sus obras son de gran formato, repletas de colorido y fuertemente expresivas.
 Los temas que impregnan sus obras son de carácter figurativos llevados a la abstracción; temas como los paisajes, el cuerpo humano.
 Utiliza una amplia variedad de géneros, técnicas y materiales para adaptarlos a su propia realidad.




Hacia 1962 se acerca al expresionismo abstracto de Saura (pintura ditirámbica) alejándose por las composiciones de la obra. 
Con los setenta sin embargo se vuelve más figurativo: Cruces rojas-ditirámbico (1967), Casco III-ditirámbico (1970). Duda entre representación formal y expresividad informalista, necesita técnica formal a la vez libre. "Comida del filósofo" II (1985).

Jeff Koons



Jeff nació en York Pennsylvania 1995. Artista pionero Sera en utilizar agencias de publicidad para fomentar su imagen. Al igual que Andy Warhol tiene un taller con unas treinta personas trabajando para el (The Factory).




Se caso con una actriz pornográfica italiana Llona Stalle,  con la que tiene un hijo. Actualmente viven por separado, algo que se ha hecho evidente en el artista. Le afecto mucho la marcha de su hijo de ahí la creación de su gran obra dedicada a él.




Jeff Koons está entre los artistas vivientes más cotizados de los Estados Unidos.
Sus creaciones se podrían considerar como minimalistas, neo pop. Abundan las porcelanas, chicas pin-up, globos hinchables. Utiliza objetos cotidianos y de valor mínimo para conseguir su objetivo. Sus piezas evocan burlas directas a la población influenciada por la publicidad.
Es el rey del kitsch, aunque la mayoría de sus obras van al corriente del arte conceptual.

Gregor Shneider



Artista Alemán nacido el 5 de abril de 1969, en Rheydt. Es un profesional diferente. No encaja en ningún estilo de arte contemporáneo, es inclasificable. Durante estos años atrás, desde hoy día, se dedica a cambiar su casa constantemente. Crea habitaciones sin salida, ventanas que no se abren, túneles, cloacas.






Su familia tiene una fábrica de plomo. Material muy recurrido por el artista. Últimamente experimente a menudo con el forrando paredes de plomo, suelos. Construyendo cajas fuertes gigantes.



Gregor es sin lugar a dudas un personaje singular. Crea su obra para si mismo, solamente ha dejado entrar críticos de arte una vez. Durante el documental el periodista le pregunta varias veces, ¿Por qué haces esto? ¿Que significa esta habitación para ti? Se queda mudo, perplejo mirando al joven. Es como si todo surgiera de la nada, una nada que siempre tiene necesidad de crear.


Sean Scully


 Luz del sur






Sean Scully nació en 1945 en Dublín. Su exposición presente en la Alhambra se fragmenta en tres partes: siete pinturas de la serie Wall of Light (2005- 2011), un conjunto de acuarelas, y tres series de fotografía.

 Pinturas de Scully a menudo están compuestas de un número de paneles. Condensa la luz con el aceite iniciándose además en pintura de borde duro finalmente  abandonada por la cinta adhesiva, pero siempre conservando su motivo característico de la banda que ha desarrollado y perfeccionado con el tiempo.
 Sus cuadros suelen incluir las construcciones arquitectónicas de las paredes colindantes y los paneles de rayas pintadas.
 En los últimos años ha aumentado sus rayas de marca, desplegándose también un modo de patrones de composición que recuerda a un tablero de ajedrez. Él ha declarado que este estilo representa la manera en que Irlanda se ha movido hacia una sociedad más cuadros. Declaró en 2006, "recuerdo que crecí en Irlanda y todo lo que está a cuadros, incluso los campos y el pueblo."

Las fotos carecen de horizonte o espacio alguno, simplemente son superficies de diferentes materiales. Superficies erosionadas por el paso del tiempo, piedras manchadas.

Busca la luz del sur nombrándola fuente de vida. Sus obras son análisis de la forma y de sensación. Hay experiencia, rapidez en sus brochazos.

Manuel Rivera.


 De Granada a Nueva York.

1946-1960.




La vida y obra de Manuel Rivera se divide en cinco grandes etapas. Es fundamental en el desarrollo del arte español de los años cincuenta, entre otras cosas por que fue uno de los primeros pintores que llego a ser plenamente abstracto manteniendo siempre el contacto con las nuevas corrientes del arte contemporáneo. Sus obras  son pura reflexión sobre la materia, indagando siempre en torno a las posibilidades del relieve. En el año 1957 continuo con el descubrimiento de las posibilidades compositivas de las mallas metálicas, materiales humildes, texturas… Mientras tanto en Paris surge el art brut y la estética devenir. Arte como medio de expresión de lo interior. Estos artistas revelan la fuerza expresiva, belleza de elementos como la arena, hierros…Rivera se encontraba entonces muy atraído por el mundo tridimensional.

La exposición en si narra por medio de cinco capítulos como se desarrollo la vida del artista en el arte español e internacional de la época.

1946-1954:
GRANADA

Tras varios años en su tierra natal su obra estaba demasiado ligada a los maestros de la zona y sentía la necesidad de buscar nuevas formas de expresión. Poco a poco se convirtió en toda un personalidad del mundo del arte granadino formando parte de grupos como “La Abadía Azul”.
 En 1951 comienza su primera pintura mural en teatro Isabel la Católica  continuando con encargos como la capilla del pantano de Cubillas, o la sociedad La Peña.
A pesar de su estancia en Granada cada vez esta mas pendiente de lo que sucede en Madrid.

1955-1957:
DE GRANADA A MADRID.

En el año 1954 se muda a Madrid siendo su quehacer completamente abstracto. Descubre multitud de posibilidades expresivas usando mallas metálicas superpuestas en bastidores carentes de fondo. Sus obras renuncian a los elementos tradicionales de la pintura. Ahora crea teatros de sombras.
1957 se forma el grupo “El Paso” con pintores como Manuel Millares, Antonio Saura (…) que ayuda a la introducción del informalismo en España con gran repercusión nacional e internacional.






1957:
BIENAL DE SAO PAULO

Este año y 1958 se convierten en fundamentales para su carrera por su presencia en la bienal brasileña y veneciana. Las obras que muestra ahora son muy austeras cuyo despojo proviene de su desinterés por el color.

1958:
BIENAL INTERNACIONAL DE VENECIA, SALA ESPECIAL.

Tras el éxito cosechado en Brasil, Rivera, fue invitado por Luis González Robles a participar en la Bienal internacional de arte de Venecia; uno de los principales acontecimientos artísticos  de los cincuenta. Se componía por diversas tendencias artísticas pasando de lo representativo  a lo matérico abstracto.

1960:
NUEVA YORK

Este año el artista granadino da su mayor espaldarazo tras su contratación en la galería neoyorkina Pierre Matisse. Juan-Eduardo Cirlot firmó la presentación del catálogo, donde escribió: «Manuel Rivera trabaja con telas metálicas, recortadas, suspendidas, sobrepuestas, desgarradas, que originan espacios de diversa intensidad, con retículas de variable finura y cuyos ejes y líneas de sostén son como alambres de un aparato de función ignorada aún. Pero la estética que se transparenta a través de estas obras similares a telas de araña no es la tecnicista que pasa a través de tendencias como el constructivismo ruso. Es la estética de los orientales, de los pueblos nómadas que cuelgan sus telas, sus alfombras, sus tapices y sus horizontes, sus panoramas interiores y exteriores, de unos palos provisionales como el alma humana que tenemos entre los dientes. Manuel Rivera puede cambiar de materia e incluso de procedimiento, pero deberá de conservar siempre ese sentimiento de lo errante y de lo transitorio, mortal definitivo».
Pierre Matisse fue fundamental para la difusión de la obra de Manuel  en los Estados Unidos, tanto como para exponer en museos como en el ámbito de coleccionistas privados. Otro momento importante llego con el premio de la bienal de Pittsburgh.
Manuel Rivera por aquellos entonces se consideraba ciudadano americano tanto como español. En los consiguientes años continuara cosechando éxitos.


El fin del arte según Arthur D.Danto



                        
Arthur D. Danto profesor de filosofía y critico de arte,  desarrollo una teoría filosófica certificadora del fin del arte. Una teoría malinterpretada en numerosas ocasiones, compuesta por  una reflexión entre filosofía- arte en general.

Danto en su libro se muestra totalmente de acuerdo con la tesis de H.Belting; según la cual el término de arte no fue adoptado por la población hasta 1.400 d.C. Danto dice que las esculturas, mosaicos...etc. Creadas antes de esta fecha no son consideradas arte por que el termino aun no estaba adoptado entre la población. Así las personas creadoras no figuraban en la producción. Cuando los conceptos consideraciones artísticas, estéticas comenzaron a emerger sucedió un cambio revolucionario en la práctica cotidiana localizado por Danto entorno al 1.400 a.C. Ahora el artista forma parte de las imágenes piadosas, desapareciendo la idea de su origen divino.

Una vez demostrado, mediante un estudio minucioso, un antes en el mundo del arte, Danto apunta a una posible era después del fin del arte. No de una “muerte total” del arte, sino del hacer obras sin relacionarlas a un periodo concreto. Esta época del fin del arte se hace evidente en los críticos de arte. Han perdido la fe en esta gran narrativa, para ellos no ha pasado nada interesante en estos últimos treinta años. Las grandes narrativas no son posibles por que el concepto en el que el arte se movió ha desaparecido del mundo del arte. Disponemos del arte del pasado para manejarlo a nuestro antojo pero no del espíritu. Hoy el artista organiza sus objetos como quiere, tano dentro del museo como fuera. Además de ser independientes unos de otros. Este es el nuevo plano de conciencia en el que según Danto nos movemos.

Según Danto la filosofía moderna nació de la mano de Descartes; con su famosa regresión al yo pienso. Por otro lado, en el campo del arte se percibe una época pre moderna, donde los pintores ilustran el mundo, pintando personas, paisajes…Hasta pasar a una era moderna de la mano de Manet, llegando a Cézanne. El cambio desde el arte pre moderno al moderno fue el cambio desde rasgos de pintura mimética a no mimética. Así el modernismo esta marcado por el ascenso a un nuevo nivel de conciencia. Para Daton la modernidad es noción de estrategia, estilo y acción.

Luego con la llegada de la era del fin del arte la conexión entre arte y estética quedo revelada como contingencia histórica. Para comprender esto es necesario profundizar en la contribución decisiva del pop, con Andy Warhol a la cabeza        

                                            Así pues una de las cosas principales que quería señalar con su teoría es que la crítica debería cambiar lo mismo que el arte. La crítica de Greenberg, gran narrador del arte moderno, era prescriptiva para el artista: la verdad del arte se encuentra en la revelación última del arte abstracto, el resto de opciones eran regresiones a estados anteriores al arte o simplemente no eran arte.


La filosofía materializaba en un manifiesto toda la verdad del arte. Pero con el fin de la modernidad llego también el fin de los manifiestos

De las inteligencias múltiples a la educación personalizada



Este documental cuenta como el ganador del premio príncipe de Asturias 2011, Howard Gardner revolucionó la psicología con su teoría de las inteligencias múltiples. Ofrece una entrevista entre el galardonado y Eduardo Punset en Avilés.

Su trabajo repercutió en la mejora del sistema educativo pasando a ser una enseñanza más personalizada; favorecedora para los alumnos.

Así ambos durante la entrega del premio protagonizaron una conversación sobre las inteligencias múltiples, las nuevas tecnologías, y el surgimiento de una manera nueva y personalizada de educar a los niños.






Howard no es el primer intelectual en reconocer la multiplicidad de talentos. Pero si el que cuenta con una serie de criterios que permiten juzgar que es o no inteligente; usar la palabra inteligencia en lugar de talento. ¿Por qué llamamos inteligentes a las personas que son buenas con los números, talentosas aquellas que dominan la música? Aun nadie ha sabido argumentarle bien esta pregunta.

Alfred Binet creo el test de inteligencia hacia cien años, fue un gran logro. Goldman trabajo sobre las inteligencias emocional y social. Por tanto el trabajo de Gardner, y de este, han entrado a formar parte de lo que podríamos llamar el conocimiento colectivo del planeta.
Howard pone en duda nuestra aplicación a la palabra inteligencia. El por que se la aplicamos a niños que son buenos en matemáticas, lengua, si  luego estos no son tan buenos exponiéndose ante un publico, relacionándose con personas diferentes a ellos. No podrán ser inteligentes en otras áreas.

Cuestiona además los test de inteligencia. No es necesario hacer un examen para saber tu nivel, basta con mirar los resultados del curso anterior. Además de que comparto con el intelectual, no se puede señalar a una persona de “tonta” por dar en un simple test mala nota en matemáticas. Seguro dispone de otros conocimientos mejores o simplemente diferentes. No todos tenemos que ser linces en ciencias para triunfar en la vida. Lo importante es disfrutar con lo que haces, así dar el 100% todos los días en desarrollar tus incertidumbres.
No solo disponemos de una inteligencia, esto es falso, seria decir funcionamos con una sola maquina en el cráneo. Podemos desarrollar inteligencias diferentes; ser buenos en música, contenidos espaciales…

La educación personalizada consiste en descubrir que es lo que verdaderamente le interesa a cada alumno, como aprende, utilizar todos los recursos humanos y tecnológicos que nos sirvan de ayuda.

En realidad los seres humanos si que somos diferentes unos de otros. De aquí el nacimiento de la educación personalizada. T u no puedes hacerle comprender a un niño que no le gustan las ciencias con otro que si de la misma manera. Al que no le gusta terminara frustrándose, sintiéndose estúpido. Ahora bien si te interesas por el crio y descubres que es lo que verdaderamente le apasiona conseguirás sacer mucho de él, y lo mas importante que aprenda.

Esto solo pasa desde hace dos décadas gracias, gracias entre otros muchos sabios contemporáneos, a Howard Gardner profesor de Cognición y Educación de la Universidad de Harvard.



Guía docente.




La asignatura Metodología Lenguaje y Técnica Creación Obra Pictórica y Conservación durante el curso 2011-2012 se ha desarrollado de una manera un tanto especial. Tan especial que las cosas enseñadas se pueden contar con la mano.

Es cierto que no es culpa de nadie en concreto, como siempre por la mala organización del sistema, o propia entre el profesorado correspondiente al departamento de pintura.
Ha comienzos de curso se nos informa de la baja de nuestro profesor asignado, y nos exponen la idea de tener diferentes profesores con teorías diferentes; muy enriquecedor si hubiere estado bien organizado, pero no es el caso.

Una asignatura ambiciosa, con una carga lectiva importante con mil técnicas que comprender, aprender y nada económica con el paso del tiempo.
Las cosas deben cambiar por parte de todos. Incrementando la solidaridad, responsabilidad, valores muy importantes al borde de la extinción.
En mi caso no he considerado apropiado hacer un comentario sobre que me parece la guía docente. Mejor exponer los fracasos de este curso para evitar desastres como este las décadas siguientes.

 Por cierto la guía me parece estupenda, esta bien tener unas bases aunque apuesto mas por los profesores. Ellos, y no otras personas saben lo que pueden prestar a sus alumnos y si no tienen que seguirla por que no lo ven adecuado este bien cambiar de método.
Aunque no todo es negativo. Es cierto que algunos profesores si que han intentado enseñarnos algo, aunque hayan precisado de poco tiempo y ese esfuerzo se les agradece.